美术资料网分享绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术、书法、篆刻、摄影等行业资料!

艺术与金钱的关系并不复杂

时间 : 12-18 投稿人 : 放放 点击 :

文/鲍里斯格洛伊斯(BorisGloys)译/李佳

艺术与金钱的关系至少可以从两方面来理解:其一,艺术可被视作流通于艺术市场的作品之集合。在这种情况下,谈起艺术与金钱,我们首先想到的是近年来艺术市场蔚为奇观的飞速发展:现当代艺术现身于拍卖行中,吸引各路主顾在它们身上一掷万金,如此情形比比皆是;我们在报纸上读到的关于当代艺术的报道几乎都在围着这一点打转。今天的艺术完全可以在艺术市场的语境中加以解读,而每一件艺术作品都可成为商品,这已是毫无疑问的事实。

另一方面,当代艺术同时也活跃在各种或常设或临时的展览中。临时性的大规模展事如各种双年展、三年展、文献展和宣言展的数量在持续增长。这些展览的首要目标并非瞄准艺术市场的主顾,而是一般的公众。与此类似,原先以服务买家为宗旨的艺术博览会在今天也进一步向公共活动靠拢,吸引着更多既无兴趣亦无财力购买艺术品的观众。在各类展览中,艺术的作用与其在市场中扮演的角色迥异,这意味着它需要或公共或私人的各类资金支持。

在此,我想提醒读者注意一个在今天关于展览的讨论中常被忽略的事实。这些讨论往往假设艺术可以在未经展示的情况下存在。这导致有关展览实践的讨论变成了在某个具体的展览中该选择或排除哪些作品的问题。这暗示了即使这些被排除在外的作品无法得到展示的机会,它们似乎仍然存在于某处。有时,艺术作品或被保管或被藏匿,因而暂时从公众的视线中消失;它们确实存在,只不过是在等待下一次露面。但更多的时候,对一件作品来说,无法展示就等于彻底地剥夺了它生存的权利。

事实如此,至少自杜尚的现成品艺术以来,艺术作品只有在被加以展示的情况下才真正成立。创作一件作品意味着将之作为艺术展示。没有创作能够超于展览之外。当艺术的生产与展览趋于一致,作为结果的艺术作品便鲜见于市场的流通。这是因为装置作品的定义即已预示了它不易流动的性质。顺理成章,若装置艺术失去了赞助,它将不复存在。于是我们发现,在赞助关于传统意义上的艺术品的展览和赞助关于装置艺术的展览之间,存在着一个根本性的区别。对于一个非装置艺术作品的展览,在没有充足经济支持的情况下,某些作品便无法同广大观众见面;尽管如此,这些作品仍然存在。但对装置艺术的展览来说,得不到充分的资助就意味着这些“作品”(即艺术装置)根本无法变为现实。这是一个遗憾的事实,说它遗憾至少有一个重要的原因,那就是:艺术或展览装置(artisticandcuratorial)正越来越多地吸引着一批旨在挑战公众趣味的电影人、音乐家和诗人的注意,他们以装置作为根据地之一,拒绝向大众文化的商业力量屈服。同样,哲学家们也发现艺术展览能很好地充当他们话语的阵地。艺术景观正在转化为政治观念和方案的领域,后者在今天的政治现实中无处容身,相反却在艺术中得到型构和呈示。

就这样,从公共展览的实践引出了一连串关于艺术和金钱关系之间关系的有趣问题。艺术市场至少在形式上是由私人趣味所主宰的。但艺术展览呢?后者的目标是更广泛的观众群体。今天有这么一类已成老生常谈的说法,称艺术市场已被豪富藏家的个人口味所左右,并连带腐蚀着公共展览的实践。在某种意义上,这么说没错。但它所幻想的那种在展览实践中占据主导地位并压倒一切私人偏好的,纯粹而不可腐蚀的公众趣味到底又是什么呢?一种大众口味?一种属于“更广泛观众众”的真正的趣味?这“更广泛的观众”已成为当代文明的标志。其实,装置艺术一直屡受抨击,被指责为太过精英化(elitist),已不再是广大群众所喜闻乐见的艺术形式。我们必须对这种论调进行深入细致的剖析,特别是在它已甚嚣尘上的今天。首先,我们要问:如果装置艺术是精英化的,它所瞄准的“精英”,它所诉诸的那部分观众,究竟是怎样的?

在我们今天的社会中,谈起精英,人们自然而然会首先想到经济精英。鉴于此,说一种艺术是“精英化”的,言外之意是它所服务的对象是来自社会中富影响力的特权阶级的那部分观众。但正如我在上文所力图揭示的,装置艺术的情况恰恰与之相反。享有特权和富影响力的艺术藏家斥资追逐的对象是流通于国际市场的昂贵艺术品,对装置艺术则兴致寥寥:后者主要是作为公共艺术展览的一部分出现,也不太容易被出售。比比皆是的一类例子是掌权者通过给前沿性的装置艺术加上“精英化”的罪名打入冷宫,接下来则将豪富藏家的私人收藏请进公共空间。“精英”的概念在这里完全地混淆和扭曲了,我们没法理解被那些精英阶层所指摘的“精英”到底应该是什么样的。

要弄清“精英分子”(elitist)一词的实际意谓,让我们先回到克莱门特格林伯格1939年的文章《先锋与媚俗》(Avant-GardeandKitsch),后者随即成为所谓关于艺术的精英主义态度的著名例证。今天,格林伯格被视作现代主义艺术的拥趸者,打造“平面性”概念的理论家。但《先锋与媚俗》一文所处理的却是另一个问题:在现代资本主义的大背景下,谁能为进步的艺术提供经济支持?

在格林伯格看来,优秀的先锋艺术总在努力揭示那些老大师们曾在创作中运用的技法。就这层意义而言,一名先锋艺术家可被看作是训练有素的鉴赏家,他所关注的并非单个艺术作品的主题(根据格林伯格的论述,这一主题往往是由外界施加于艺术家的,是由当时的文化条件所决定的),而是艺术家处理这一主题时选择的艺术手段。“先锋”在这个意义上主要体现为一种抽象的方式——淡化艺术品的主题而凸显其表现主题的手法。看上去,格林伯格似乎认定这种促使观众注意到艺术品纯形式、纯技术、和纯物质的层面的鉴赏能力,仅为统治阶层的成员所独有,仅属于“享有充分的闲暇和安适,能够同某类艺术的发展保持同步”的那一类人。(1)对格林伯格而言,这意味着先锋艺术只能期待从同一批“富有且具教养”的赞助人那里获得经济和社会层面的支持,这批人在历史上即承担起赞助艺术的重任。由此,先锋艺术“通过一条黄金打造的脐带”,同资产阶级之间保持着紧密的联系。(2)这一套论述程式被格林伯格的大批读者广为接受,并成为对著作的标准理解和阐释。

但让格林伯格的文章在今天仍显得饶富趣味和意义的是,在他申明只有“富有且具教养”(也即精英)的阶层才有能力且愿意支持先锋艺术的信条之后,格林伯格随即抛弃了这一信条,并解释了为什么它是错误的。二十世纪三十年代的历史现实让格林伯格得出了这样的结论:资产阶级无法为先锋艺术提供经济和政治上的支持。在现代的大众社会,居统治地位的精英阶层要维持其真正的政治和经济权力,必须拒绝任何关于“精英趣味”的概念,甚至洗脱任何关于精英趣味或支持“精英艺术”的嫌疑。现代精英并不想被视作“精英分子”,不想显示出任何区别于大众的明显特征。现代精英必须抹去一切趣味上的差别,以制造一种同大众审美保持一致的幻象,借此来掩盖真实的权力结构和经济上的不平等。格林伯格援引了斯大林治下的苏联、纳粹德国和法西斯意大利的例子来说明这一策略。但他同样暗示,美国的资产阶级所遵循的也是一样的逻辑:同大众文化建立起审美的共同体,以避免后者发现谁才是它的阶级敌人。

将格林伯格的分析运用于今天的文化现状,我们可以得出类似结论:当代精英所收藏的艺术正是他们认为能够牢牢吸引大众的某种奇观。这说明了为什么庞大的私人收藏在今天看上去完全“非精英化”且能充分吸引来自全世界的旅游者的眼球,无论在何处展览皆是如此。我们生活在一个精英趣味和大众趣味已完全重合的时代。不容忽视的一点是,在今天的条件下,巨额财富只有通过贩售对大众具有吸引力的商品才能获得。如果当代精英突然显出“精英分子”的面目,他们的商业活动会马上失去大众的拥趸,他们的财富也会大打折扣。这就引出了新的问题:在这样的环境中,某种“精英的”艺术是否还有可能?

格林伯格在同一篇文章中给出了答案的线索。如果先锋仅仅意味着从创作角度对传统艺术进行分析,那么“精英的”艺术就可视作“艺术家的艺术”(artforartists)——后者意味着艺术仅对其创作者才有意义,而将艺术的消费者排除在外。进步的艺术力求展示艺术是如何被创造的:展示其创作的维度、诗意、及将之变为现实的手段与实践。格林伯格赋予先锋艺术的定义摒弃了一切由趣味决定的评价的可能性,无论其是大众的或精英的。在格林伯格看来,先锋艺术的理想观众并不在乎是否能从作品中获得审美的享受,相反,他们将艺术视作知识的源泉:即关于艺术生产、其手段、媒介和技术的知识。艺术不再事关趣味,而事关知识与控制。在这层意义上,我们可以说,先锋艺术作为某种现代的技术已经获得了某种普遍意义上的自治。这即是说,艺术独立于任何个体的趣味。由此,艺术作品必须被加以分析,并采用同处理汽车、火车或飞机等对象类似的评判标准。从这一点出发,艺术和设计之间、艺术品和纯粹的技术产品之间已经没有了清晰的分界。这一建构主义和生产主义的视角为我们开启了观看艺术的全新可能:跳出传统的消遣和审美沉思的语境,而以生产的角度来看待艺术。这意味着我们将更接近科学家和工人的活动,而远离有闲阶级的生活方式。

在他晚期的文章《文化的困境》(ThePlightofCulture,1953)中,格林伯格以更为激进的方式捍卫着这一从生产者角度来看待文化的立场。他援引马克思的著作,以证明现代工业主义贬低闲暇——就算是富人也必须工作,并因此在享受闲暇之时更富自豪感。这正是为什么格林伯格对T.S.艾略特于1948年发表的著作《关于文化定义的笔记》(NotestowardtheDefinitionofCulture)中对现代文化所作的诊断既赞同又表反对的原因。格林伯格支持艾略特关于以闲暇和精炼为基础的传统文化在今天已趋消亡的洞见,现代工业化的潮流迫使所有人都起来工作。但与此同时,格林伯格写道:“在我看来,解决文化问题的唯一对策是将重心从闲暇上移开,完全地投入到工作之中。”(3)的确,抛弃通过闲暇陶冶性情的传统理想似乎是避免由格林伯格将前者同先锋概念结合的努力所引发的诸多悖论的唯一可行之途。(在《先锋与媚俗》中,格林伯格先是试图将二者结合,随之又完全抛弃了这种尝试。)然而,就算格林伯格找到了一条可行的出路,他还是过于谨慎,以致不能继续沿着这条道路前行。就此解决之途,他接下去写道:“关于我正在设想的东西,其结局是我无法想象的。”(4)此后他又写道:

“要超越这一无疑是概括和抽象化的思考,我无力走得更远但它至少能让我们在面对工业文化的最终结局之时能够免于绝望,以及,让我们能越过曾使斯宾格勒、汤因比和艾略特驻足不前的地方,继续思考。”(5)

现在事情变得更清楚了:我们说先锋艺术是“精英的”,此处使用的“精英”一词并非指向掌权者或财富阶层,而是艺术的生产者——也就是艺术家自己。在这个意义上,“精英的”艺术即是指一种不诉诸于消费者的鉴赏或评判,只为艺术家自己而创作的艺术。我们在“精英的”艺术中不会再遇到有关具体趣味的问题,无论这趣味是精英的也好大众的也罢;取而代之的是一种为了艺术家的艺术,一种超越趣味的艺术实践。但这样一种超越趣味的艺术能够成为真正的“精英的”艺术吗?或者,换句话说,艺术家真的是精英吗?答案显然是否定的,因为他们既无权力也无金钱。但在谈到这种为艺术家而创作的艺术时,使用“精英”一词并不是说我们就此认为是艺术家在统治世界。“精英”在这里只不过是说,成为艺术家意味着成为极少数的一群人。由此,“精英的”艺术实际上是一种“少数的”艺术。但在我们今天的社会中,艺术家真的是这样一群极少数的人吗?在我看来并非如此。

也许在格林伯格的时代,情况和今天还有所不同,但现在一切已起了变化。在二十世纪和二十一世纪之交,艺术也进入了新的纪元——一个服务于大众艺术消费的大众艺术生产的新纪元。“当代”意味着图像的生产:从录像到手机摄像头,再到由Facebook、Youtube和Twitter为代表的社会网络化的图像传播,全世界的人们都有机会展示他们的照片、录影和文本,在此意义上,这种行为同后观念艺术作品已毫无分别。同样,当代设计也为所有人提供了将自己的身体、居室和工作场所打造成艺术品或装置,以及得到类似体验的机会。这意味着当代艺术已经完全地转变为一种大众文化的实践。进一步说,今天的艺术家生

活和工作在一个人人都是艺术生产者的时代,而不再像以前一样面对着绝大多数艺术的消费者。我们或许可以引用格林伯格的论述,即艺术最终直接地投入到生产的语境当中。职业性的当代艺术从此远离了趣味的问题,甚至远离了诸如审美态度等一类概念。

在全新的社会和经济环境中,艺术家不应为自己表现出更多对生产而非消费的兴趣而感到羞耻,因为在今天,做一名艺术家意味着属于这个社会的绝大多数,而不再是一个少数群体的成员。相应地,对当代大众图像生产的分析取代了对过去的艺术的分析,正如格林伯格所指出的那样。这恰恰正是当代职业艺术家的工作——他们以大众艺术生产作为探索和展示的对象,而非精英的或大众的艺术消费。

审美态度究其定义而言,是消费者的态度。美学作为一种哲学传统和一类学科,是从艺术消费者——也即理想的艺术观众——的角度来处理和思考问题的。这样的观众期待从艺术中获得所谓的审美体验。至少从康德开始,我们就明白审美体验可以是优美的也可以是崇高的。它可以体现为某种感官的愉悦,但同样也可以体现为某种“反审美”的经验,即由某类作品所引发的不适或挫败之感,这类作品通常缺乏所有能够满足“肯定性”审美期待的性质。审美经验可以是一种乌托邦的视觉经验,引导人类从当下走出,迈入一个由美来主宰的全新社会。或换用不同的表达方式,审美经验通过向我们展示某些东西,或让我们听见此前一直被掩盖或模糊的某种声音,重新塑造了观众的视域,达成感性的再分配。但这同时证明,一个建立在压迫和剥削基础上的社会是不可能提供积极的审美经验的——艺术已被彻底的商业化和商品化,从一开始就已经将任何乌托邦视觉的可能性扼杀在摇篮中。我们已经知道,所有这些貌似冲突的审美经验其实都在同样地提供着审美享受。然而,要获得无论何种审美享受,观众必须接受过审美的教育,而后者正是由他/她所生长和身处的社会及文化环境所决定的。换句话说,审美态度假定了艺术生产对艺术消费的从属身份,因此也假定了艺术理论对社会学的从属身份。

审美态度其实并不需要艺术的存在,相反,在没有艺术的情况下它能够做得更好。俗话说,一切艺术的奇观在自然的胜迹面前都将褪色。就审美经验而论,没有一件作品能够和哪怕是普通的一次日出所展现的美相比。自然和政治的崇高可以通过亲身见证一场真正的自然灾难、革命或战争来得到深切的体验,而不靠阅读小说或欣赏照片。实际上,正是这类得到康德和浪漫主义诗人及艺术家一致认同的观点造就了第一批极富影响力的审美话语:审美态度(以及科学和伦理态度)的合法对象是真实的世界,而非艺术。在康德看来,艺术可以成为审美沉思的合法对象,前提是这种艺术是由天才——即能够体现自然之力量的人——所创造的。职业化的艺术仅是用以教给人们趣味和审美判断的工具。在这种教育完成之后,艺术将被弃诸一旁,就像维特根斯坦所说的梯子——主体现在已能从生活本身中获取审美经验。从审美的角度看,艺术呈现为某种可以,且应该被超越的东西。一切存在皆可以从审美的角度来看待,一切存在都可成为审美经验的源泉和审美判断的对象。从审美的角度来看,艺术不再享有任何特权。相反,它成为存在于具有审美经验的主体和世界之间的某种东西。一个成熟的人不再需要艺术来提供任何审美上的指导,而仅仅依靠自身的感性和趣味。审美话语在为艺术立法的同时,实际上削弱了它的根基。

我们今天的世界已基本上变为一个由人工制造的世界,换句话说,它是主要由人类的工作而生产出来的。然而,即使今天所有人都在生产着艺术作品,他们并没有探索、分析和展示自己创造艺术的手段,更不用说这种图像生产和传播所依赖的经济、社会和政治环境了。另一方面,职业性的艺术正在完成这些工作,它为关于当代大众图像生产的批判性研究提供了实现和展示的空间。这正是为什么像这样一类批判性的、分析性的艺术最应该得到支持的原因:如果它得不到支持,所面临的命运将不仅仅是被隐匿或被弃置,而是——正如我在上文所提到的——这样的艺术将根本无法出现。对这类艺术的支持需要在剥离任何有关趣味的概念和审美考虑的基础上加以讨论和实施。若非如此,岌岌可危的将不是艺术的审美性质,而是艺术的技术或者——如果我们愿意这样说——诗意的维度。

作为我们时代的大众生产的首要媒介,互联网及它的诗学可以为上述研究提供一个恰当的例子。互联网总是吸引着一般的观众——有时甚至是严肃的理论家——谈论关于非物质生产、非物质的生产者等话题。确实,对每天端坐在公寓房间、办公室或工作室里,盯着他或她自己的电脑显示器的人们来说,眼前的屏幕不啻于一扇窗口,引他们通往一个虚拟的、非物质的世界,一个由纯粹的,流动的能指所构成的世界。除去因几小时久坐而带来的身体上的疲惫感,使用电脑并没有给人们带来什么实际后果。作为计算机用户,人们全神贯注地独自同媒介进行交流。他们陷入了一种自我遗忘的状态,这种全神贯注以致忘记了自己的身体的经验可以和阅读一本书相类比。但人们同样遗忘了计算机本身的物质性存在,遗忘了连接着计算机的缆线、正在消耗的电量,等等。

然而,当同一台电脑被移入装置的语境中,换句话说,被放置在一个展览空间里,情况就将大不一样。艺术展览拓宽了参观者的关注对象。观众不再仅仅锁定于一台电脑的屏幕,而是在一个接一个的屏幕中穿行,从一件计算机装置走到下一件。观众在展览空间中漫步,传统意义上计算机用户的隔绝状态在这里荡然无存。同样,一个利用网络和其他数字媒体技术的展览能够将媒体的物质性的一面加以展现:其硬件构成,以及其他物质性的组成要素。借此,所有这些进入观众视野的机械将原先所谓数字领域仅局限于显示器空间的幻觉摧毁殆尽。

一个标准意义上的展览带给观众的是完全个人化的经验,让观众在展出的艺术作品前独自面对和沉思。参观者从一件作品走到下一件,在这其中忘记了作为整体的展览空间,以及他或她所占据的位置。艺术装置则与此相反。由于装置所生产的空间是整体性和统一性的,它所建立的是一个包括所有观众的共同体。装置的真正观众并不是单独的个体,而是参观者的集体。这种艺术空间只能被作为一个庞大集体的观众所感知——或者说诸众(amultitude)——诸众以单个观众的形式成为展览的一部分,反之亦然。籍此,观众发现他/她自己的身体曝露在他人的凝视之下,并由此发现和意识到这个身体的存在。

一个运用和围绕着数字设备来组织的展览呈现了一个社会事件,后者既是物质性的又是非物质的。装置总在拒绝屈从于某种具体的艺术形式,因为后者无法明晰地显示出这件装置所使用的媒介究竟是什么。一切传统的艺术媒介均可被归结为某种具体的物质基础:画布、岩石、或胶片。而装置的媒介的物质基础却是空间本身——当然这并不是说,装置在某种程度上是“非物质”的。恰恰相反,装置是物质性的,因为它首先是空间性的——处于空间之中是具有物质性的首要条件。装置将虚无而中立的公共空间转化为一件艺术作品,并邀请观众将之体验为一个全面的、整体性的艺术作品的空间。这个空间所包含的一切东西都成为了艺术作品的一部分,仅仅因为它们处于这个空间之中。或许可以这样说,装置的实践揭示了存在于我们这个世界中的事物的物质性和构成。

相关文章

  • 林风眠的风景与花鸟题材画:墨色的和声(图)
    林风眠的风景与花鸟题材画:墨色的和声(图)

    林风眠作品《猫头鹰》(1960年代),现藏于中华艺术宫李明娜说起林风眠,自然会联想他的仕女画,很多人喜欢,我也是。来到中华艺术宫,面对林风眠专馆里的作品,我会更多地流连在他的风景和鸟类作品前。一幅“江舟”,画于抗战时期的重庆山水,作为校长的林风眠率师生迁徙途中,方构图,一排高山扑面而来,把水面压得很低,一叶小舟驶过窄窄的江面,雾中可见远山。用色少许,粗笔勾勒,以墨扫...

    996 艺术理论 艺术常识 美术科普 美术文摘
  • 李硕:诗书画印兼通并非是神话[图文]
    李硕:诗书画印兼通并非是神话[图文]

    李硕1968年出生于吉林。中国美术家协会会员,中华诗词协会会员。2013年8月在河南省美术馆举办《雅韵流风》李硕诗书画印艺术作品展,2014年出版《古风雅韵》李硕自作诗文集。新京报记者吴江摄诗书画印似乎一直在中国画传统中。从元明以来的中国文人画家以诗书画印来衡量艺术水准开始直至今天的画坛,诗书画印的全才成为众多画家所追求的维度,艺术家李硕给出了他自己的一种实践和努力。李硕2013年作品《大漠风轻...

    705 艺术理论 美术知识 美术文摘 美术评论
  • 荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文]
    荷由心生——读韩志冰先生的水墨画[图文]

    翻阅韩志冰先生的荷花作品,有种清清池水边凭栏四顾的感觉。但见那满池青翠,或傲然出尘,或顾盼着,如语如诉;或恣肆如瀑布式的倾泻于丽日朗照之下;或轻盈地飘摇在清风中,其墨叶,浓的蓊然沉郁,淡的洒然飘逸,浓浓淡淡间,纯粹得恍若天地鸿蒙,中锋粗壮而不涩滞,侧锋空灵而不枯扁,亭亭的荷茎和荷芰生机勃勃地滋长蔓延着,支撑着生命的绚烂绽放。粉黛出水.天生丽质似亭亭玉立的仙子在碧波中美目流盼。草下游动的小鱼.掠过...

    567 美术知识 美术资料 艺术常识 艺术杂谈
  • 书法治乱与朱复戡书论[图文]
    书法治乱与朱复戡书论[图文]

    朱复戡书法作品朱复戡七岁时被一代金石书画大师吴昌硕称作“小畏友”,青少年即成名于上海滩,一生致力于金石书画的研究和创作。读朱复戡书论,无论是他的金石学研究、古文字学探微,还是他的大篆小篆草书治印的创作以及散珠碎玉般的书论,都令人感到谨严慎出。朱复戡书法作品针对当下“书法热”中丛生的某些乱象,张德祥先生等最近发文痛斥了书法界的商业炒作,乱封所谓&...

    1501 美术趣闻 艺术评论 美术理论 艺术知识
  • 朱青生:盲目追涨西方艺术品误人害己[图文]
    朱青生:盲目追涨西方艺术品误人害己[图文]

    爱德华·蒙克《呐喊》北京大学教授、当代艺术家朱青生提醒中国藏家——在万达以2816万美元拍下毕加索的《两个小孩》后不久,国际拍卖场上当代艺术又连创新高。11月12日的纽约佳士得夜场,弗兰西斯·培根的三联作——《弗洛伊德肖像画习作》以1.424亿美元的价格成交,超过了2012年由爱德华·蒙克的《尖叫》创下...

    1529 美术趣闻 艺术评论 美术理论 艺术知识
  • 宋至元代画坛变革 文人画家内心世界代替客观[图文]
    宋至元代画坛变革 文人画家内心世界代替客观[图文]

    北宋赵佶《五色鹦鹉图卷》宋画注重“物的外形”、重写实,元画不求“形似”、重写意,是在明代董其昌建立的绘画理论基础上简单得出的划分模式,也就是说,人们从宋代以后开始不追求“画得像”,或者说是追求“画得不像”,进而由于董其昌和他的信服者逐渐主宰了绘画的讨论,其观点几百年来一直发挥着巨大的影响力,今天即使...

    785 美术知识 美术资料 艺术常识 艺术杂谈
  • 周长江访谈:“互补”——东方传统的回归[图文]
    周长江访谈:“互补”——东方传统的回归[图文]

    周长江在自己的工作室中采访/整理:黄乐黄乐(以下简称H):我们了解到,“互补”理念的提出是源于一个朴素的理想,即在您研究了西方现代艺术之后反观自我的文化背景,对传统审美价值在现代社会转型的期待。您当时的这个“期待”发展到现今是什么样的状态?周长江(以下简称Z):我们早年学习西方的艺术和知识,后来发现西方文化变化中吸收各类文化启发,其中也是受到...

    2004 美术理论 艺术理论 艺术知识 美术观点
  • 广东印学:既很新又很雅[图文]
    广东印学:既很新又很雅[图文]

    易大厂:屯老守愚二十世纪广东美术观察系列之十一采写信息时报记者冯钰摄影信息时报记者陈文杰中国传统艺术进入二十世纪后,都曾受到西风东渐和新文化运动不同程度的冲击,而作为最具中国传统艺术特征的篆刻艺术,却在晚清篆刻艺术高度繁荣的基础上步入了其成熟期,并发展成中国篆刻艺术史上最为辉煌灿烂的时期。在这个过程中,广东印学的发展深受江南文化与外来文化的影响,名家辈出,发展出一方面精工求雅、一方面具有现...

    1682 美术趣闻 艺术评论 美术理论 艺术知识
  • 缺山补山 缺水补水:将高山流水“搬入”室内[图文]
    缺山补山 缺水补水:将高山流水“搬入”室内[图文]

    李可染《山高水长图》文/钟葵现代家居和办公室的装饰往往离不开书画作品的点缀。就中国传统书画而言,每幅作品都有深厚的文化内涵和阴阳五行特性,因为很多人对此认识不足,所以在用书画作装饰时经常出现一些不恰当的做法。如何用书画营造阴阳平衡的室内气场和有益身心健康的心理场?下面,钟葵就为读者解答这个问题。石鲁《太行山》以山景为主书画与家居装饰室内装饰似乎离不开书画作品,无论是古代的宫殿衙署、诗书人...

    737 美术教学 美术文摘 艺术理论 艺术知识
  • 探索中国抽象艺术的当代性[图文]
    探索中国抽象艺术的当代性[图文]

    合作者:张振江一、抽象艺术的起源抽象思维是人类的天赋特征,与形象思维一样是人类重要的思维方式之一,正因如此人类对抽象符号、图案的运用,对事物进行抽象性的归纳演绎便成了人类与生俱来的能力。在人类文化史上,对抽象符号、图像的运用可谓层出不穷,从蛮荒的石器时代到文明发达的现当代社会;从非洲的原始部落到神秘的印第安玛雅文明;从西欧的地中海文明到我国的黄河文明、长江文明都有运用抽象性符号、元素的经典案...

    1512 美术知识 美术资料 艺术常识 艺术杂谈
  • 刘野:艺术不是批判社会[图文]
    刘野:艺术不是批判社会[图文]

    刘野《竹子的构图4号》布面丙烯50×70cm2011年作刘野供图>>创作学会放弃比得到更难此前在中国美术馆油画双年展上展出的《竹子的构图》已经回到刘野的画室,现在墙上挂着的《静物系列》是刘野准备在明年办个展的作品。从色彩热烈的“小海军”“小兔子”,到竹子和月季的一白一黑,刘野说道,中年后的他在学着放弃而不是得到。刘野现在更关注的...

    1423 美术理论 艺术理论 艺术知识 美术观点
  • 当代水墨的坚守与开拓[图文]
    当代水墨的坚守与开拓[图文]

    彭薇秋郊牧马麻纸水墨、绘画装置30宽x22深x53高2008今天看来,自80年代初才在中国艺术界初始的当代化思潮,对今天乃至未来的视觉艺术走向所产生的影响都是深远、不可回避的。这不仅表现在油画、雕塑领域的变革,在传统的中国画领域,也同样兴起了对水墨当代化的探索思潮,并且呈现了后继有序的局面。中国当代艺术在80年代短暂地进入艺术殿堂(中国美术馆)之后迅速转入地下,又在90年代商业化的不断冲撞和发...

    607 艺术理论 艺术常识 美术科普 美术文摘
  • 行为艺术遭遇现实围剿[图文]
    行为艺术遭遇现实围剿[图文]

    李暐作品《撞入汽车》血腥、暴力、裸体,似乎是长久以来中国大陆行为艺术的关键词。在市场的喧嚣中行为艺术已被驱至边缘,偶尔作为“社会新闻”的形式见诸报章。当初叱咤一时的行为艺术家在当下已纷纷转行,只有当年开枪的肖鲁依然以行为艺术家自居。当极端行为走到尽头,行为艺术何为?朱洁树7月底,“以身观身”行为艺术文献展在澳门举行,举办的地点是中国南方的特别...

    497 美术知识 美术资料 艺术常识 艺术杂谈
  • 政协委员张改琴倡议确定汉族标准服饰
    政协委员张改琴倡议确定汉族标准服饰

    “2002年我出国考察时,看到日本人、韩国人穿着民族服装,一眼就能认出来,而我们中国人穿什么的都有。”全国政协委员、中国书法家协会副主席张改琴在接受记者采访时,提起十几年前的往事,依然觉得“很难受”。“在我国历史上,历朝历代都有规范性很强的服饰体系,反映着当时文化特征和审美倾向。”张改琴说,这种传统和做法一直延续到孙中山先...

    404 美术理论 美术知识 艺术科普 艺术常识
  • 欣赏裸体艺术是靠情欲还是依赖品味[图文]
    欣赏裸体艺术是靠情欲还是依赖品味[图文]

    图1达娜厄接受黄金雨-提香,现藏于俄罗斯圣彼得堡埃尔米塔日博物馆【艺论阁】英国当代著名艺术史家,小说家,公共知识分子,被誉为西方左翼浪漫精神的真正传人的约翰·伯格(JohnBerger)在其1946年的著名书籍《观看之道》中谈到“女性作为观看对象”的话题时指出:“(在西方传统艺术中)女人就是被男人看的一个物件”“甚至是性...

    602 美术知识 美术资料 艺术常识 艺术杂谈
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: